Pada 28 November 2012 sehingga 1 Disember 2012 akan diadakan satu pertandingan monodrama peringkat IPTA / IPTS seluruh Malaysia. Penyertaan meliputi 22 penyertaan daripada pelbagai institusi pengajian tinggi seluruh negara. Masuk adalah percuma. Untuk sebarang info, sila ke FESTIVAL MONODRAMA IPTA/IPTS DBP - USM 2012.
Tuesday, 27 November 2012
FESTIVAL MONODRAMA IPTA/IPTS DBP-USM 2012
Pada 28 November 2012 sehingga 1 Disember 2012 akan diadakan satu pertandingan monodrama peringkat IPTA / IPTS seluruh Malaysia. Penyertaan meliputi 22 penyertaan daripada pelbagai institusi pengajian tinggi seluruh negara. Masuk adalah percuma. Untuk sebarang info, sila ke FESTIVAL MONODRAMA IPTA/IPTS DBP - USM 2012.
Friday, 23 November 2012
UPACARA BUKA PANGGUNG DALAM PERSEMBAHAN MEK MULUNG
Mek Mulung pada
asalnya berfungsi sebagai
hiburan yang diperlukan
oleh orang-orang kampung
pada waktu malam,
setelah penat bekerja
pada siang harinya.
Persembahan ini biasanya
diadakan sewaktu musim
kenduri, perayaan-perayaan negeri,
pesta, dan ketika
menghadap ‘guru’ tiga
tahun sekali. Selain
itu, Mek Mulung
dipersembahkan untuk berubat,
misalnya untuk memulihkan
pesakit yang mengalami
kerasukan, mencari orang
hilang di hutan
atau untuk bernazar.
Mek Mulung merupakan
sebuah persembahan teater
tradisional yang kaya
dengan aspek kehidupan
Melayu dengan sifat
kolektif yang wujud
dalam setiap aspek
persembahan ini. Untuk
mengekalkan kelangsungan persebahan
ini, satu adat
pemujaan diadakan pada
tiap-tiap kiraan tujuh
piama Melayu tiap-tiap
tahun.
Upacara bermula dengan
Pak Mulung yang
masih di dalam
keadaan siuman (sedarkan
diri) membaca mantera
dan jampi untuk
memuja dan memanggil
dewa-dewa dan datuk
nenek supaya turun
meresapkan diri ke
dalam jiwa tiap-tiap
peserta yang memainkan
peranan penting di
dalam istiadat pemujaan
malam itu. Semangat
dewa-dewa dan datuk
nenek ini disebut
sebagai ‘guru’. Guru-guru
itu dipuja mengikut
urutan dan hierarki
:
1) guru tua
(guru yang paling
asal sekali),
2) guru muda,
3) peran tua,
4) peran Bun
5) peran Kiau
6) Dewa Ketujuh
7) Dewa Kesuma
8) Dewa Kesakti
9) Tok Busu
Rabit
10) Tok
Emek (bidan yang
sakti). Dari Tok
Emek, Mek Mulung
diperturunkan kepada Mek
Jelung.
Pembacaan jampi
dan mantera itu
memakan masa selama
kira-kira tiga puluh
minit. Pelakon-pelakon lain
serta siapa-siapa saja
yang ingin melibatkan
diri di dalam
upacara pemujaan itu
tunduk dan secara
sedar mendengar dengan
khusyuknya kepada mantera
dan jampi yang
diserukan oleh Pak
Mulung itu.
Sebahagian
kecil daripada mantera
dan jampi itu
dibaca :
“Amboi, la
yang tuan nak
oi semangat oi
lagi.”
(diikuti beramai-ramai
menyanyikan lagu itu)
“Amboi, la
tak reti nak
oi tak reti
oi lagi.”
(diikuti beramai-ramai
menyanyikan lagu itu)
“Amboi, la
oi turun tok
oi tok guru
la oi pula.”
(beramai-ramai turut
menyanyikan lagu itu)
“Amboi, la
oi turun tok
oi tok peran
la oi pula.”
(beramai-ramai turut
menyanyikan lagu itu)
Pak
Mulung akan berterus-terusan berbuat
begitu sehingga (tiga
puluh minit kemudiannya)
dia lupakan dirinya.
Dia berlagak seolah-olah
dia berada di
dalam satu dunia
lain. Bersabit dengan
itu, mereka yang
terlibat tadi dengan
serta-merta menjadi tidak
sedarkan diri juga
sama seperti Pak
Mulung.
Semua yang
tidak sedarkan diri
itu akan berlari
keluar dari gelanggang
dengan tempik dan
sorak riuh-rendah bunyinya,
dan akan berlari-lari
ke mana saja yang mereka
boleh pergi. Mereka
mungkin melarikan diri
dan bersembunyi di
dalam hutan rimba,
atau mungkin memanjat
pokok kelapa dan
duduk di celah-celah
ranting dan dahan.
Sesetengahnya pula sampai
boleh meniti di
atas bumbung rumah
gelanggang itu sendiri,
dan ada pula
yang sampai boleh
berjalan di atas
ketujuh-tujuh biji buyung
yang diatur tadi
tanpa tergelincir walau
seinci pun.
Ada pula
di antara yang
tidak sedarkan diri
itu hanya terlompat-lompat dan
meronta-ronta di dalam
gelanggang sahaja sambil
menanggalkan baju masing-masing
(yang tinggal hanya
sehelai kain sahaja)
Keadaan pelakon-pelakon tidak
sedarkan diri itu
akan kekal sehingga
fajar menyinsing esok
harinya. Di waktu
itulah semua yang
tidak sedarkan diri
itu akan pulih
dengan sendirinya dan
kembali semula ke
gelanggang. Sehingga saat
ini, barulah selesai
upacara pemujaan itu.
Orang
ramai bukan sahaja
dapat menonton upacara
pemujaan itu malah
akan mendapat peluang
pula untuk memohon
sesuatu yang dihajati
mereka. Seseorang boleh
memohon apa sahaja
kepada Pak Mulung
semasa beliau masih
lagi dalam keadaan
tidak sedarkan diri
itu (in the state
of trance). Segala
permohonan biasanya diterima
Pak Mulung dengan
senang hati, terutama
dalam hal mengenai
menyembuhkan penyakit, memohon
supaya dimakbulkan sesuatu
hajat, atau memohon
minyak pengasih agar
dirinya dikasihi oleh
perempuan yang dicintainya.
Selepas itu, barulah
persembahan lakon, tarian
dan nyanyian dimulakan
dan disudahi dengan
upacara tutup panggung.
Directors Job
Director
is the person
who rehearses the
performers (actors) and
coordinates their work
with that of
others, such as
the designers, to
make certain that
the script is performed
appropriately,
intelligently, and excitingly.
(Wilson, 1974, 1980,
1985, 1988, 1991,
1994).
The
artist working most
closely with performers
in the theatre
is the director,
who guides them
in shaping their
performances. The director
also responsible for
coordinating other aspects
of the production,
such as the
work of the
scenic, costume, and
lighting designers. Basically,
the duties of a
director is divided
into three phase
like pre-production, production,
and post-production :
PHASE
|
TASK
|
Pre-production
|
Pick the
script.
|
Analyzed the
script.
|
|
Searching for
creative team and
production team.
|
|
Read the
script and analyzed
it with the
whole team.
|
|
Came up
with directorial concept.
|
|
Choosing the
style of the production.
|
|
Production
|
Casting.
|
Supervise and
train actors in
training and rehearsal.
|
|
Had discussions
with the set
designer, costume designer,
and lighting designer
about design.
|
|
Supervise the technical rehearsal.
|
|
Supervise the full dress
rehearsal.
|
|
Hold a
preview sessions.
|
|
Post-production
|
Doing post-mortem
and Q &
A session of
the performance.
|
*Adapted from
‘The Theater Experience : sixth edition’,
Edwin Wilson (1994, 149)
APA ITU CERITA RAKYAT, MITOS, LAGENDA, TOK SELAMPIT, & REBAB.
a) Cerita
rakyat
Cerita rakyat
merupakan cerita-cerita yang
disampaikan secara lisan
dalam satu kelompok
masyarakat pada zaman
dahulu bertujuan sebagai
hiburan, menyampaikan nasihat,
berkongsi ilmu, dan
sebagainya. Cerita-cerita ini
disampaikan daripada satu
generasi kepada generasi
seterusnya dan telah
menjadi warisan dalam
kelompok itu. Cerita
rakyat biasanya disampaikan
oleh orang-orang yang
lebih tua seperti
datuk, nenek, ibu
bapa, atau ketua
masyarakat. Namun begitu,
terdapat juga cerita-cerita
rakyat yang telah
menjadi global kerana
dikongsi dengan kelompok
masyarakat lain di
seluruh dunia, contohnya
seperti cerita Anjing
dengan Bayang-bayang.
b) Mitos
Mitos adalah cerita rakyat yang tokohnya terdiri
dari para dewa atau makhluk setengah dewa (demi-god)
yang terjadi di dunia
lain
atau kayangan pada masa lampau
dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau
penganutnya. Mitos pada umumnya menceritakan tentang kejadian
terjadinya
alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi, peperangan para dewa, kisah
percintaan mereka dan
sebagainya. Contoh
cerita mitos ialah
kisah Ramayana atau
Oedipus Rex.
c) Lagenda
Lagenda adalah
cerita-cerita rakyat yang
tidak diketahui akan
kesahihannya mengenai sesuatu
kejadian itu namun
dipecayai benar-benar terjadi
di suatu tempat.
Lagenda biasanya disampaikan
secara lisan dan
merupakan gossip atau
cerita hangat yang
menjadi buah mulut
pada zaman dahulu
mengenai kejadian yang
terjadi. Misalnya, kejadian Si
Tanggang yang disumpah
menjadi batu kerana
menderhaka kepada ibunya
adalah lagenda yang
sering disampaikan dan
dipercayai benar-benar berlaku
walaupun tiada sebarang
bukti konkrit.
d) Tok
Selampit
Tok
Selampit ialah nama
gelaran atau nama
karakter yang diberikan
kepada tukang cerita
atau penglipur lara
yang selalunya menceritakan
kisah-kisah hikayat, mitos,
lagenda, atau cerita
rakyat kepada masyarakat
kampung. Penduduk kampung
pada zaman dahulu
biasanya akan berkumpul
beramai-ramai untuk mendengar
Tok Selampit bercerita.
Tok Selampit akan
bercerita diselang-selikan dengan
nyanyian gurindam, syair,
pantun dan seloka.
Antara alat muzik
yang digunakan Tok
Selampit bagi mengiringi
ceritanya adalah seperti
rebab, serunai dan
gendang.
e) Rebab
Rebab adalah
sejenis alat muzik
bertali yang dibawa
masuk ke Malaysia
daripada Arab. Rebab
adalah salah satu
alat muzik yang
digunakan dalam persembahan
gamelan dan persembahan
tradisional lain. Ia
diperbuat daripada kayu
dan kulit lembu.
THE DIFFERENCES BETWEEN ‘THE SYSTEM’ BY KONSTANTIN STANISLAVSKY & ‘BRECHTIAN ACTING TECHNIQUES’ BY BERTOLT BRECHT
STANISLAVSKY
Konstantin Stanislavsky (1863-1938)
is a father
of modern acting techniques. He is a writer
of the most influential acting lessons in modern times. He created the Moscow
Art Theater (MAT) together with Vladimir Nemirovich-Danchenko in 1898. There are two personal traits that helped
Stanislavsky in creating his method style of acting; first, his focus to study
on other actors, and ability to assimilate their styles. Second, his ability to
honestly review his own imperfections and adapt himself.
In
1890, Stanislavsky saw a production by the Meiningen players (a German acting
company). From this experience,
he learned three important things in a theatre performance; which is the power
of crowd scenes, importance of
overall mood, and the value of a rigid acting discipline. Stanislavsky studied
how people acted in everyday life, then found a way to bring this genuineness
on stage . He developed a series of
exercises and techniques for the actor to follow. These are the basic
techniques developed by him - relaxation,
specificity, concentration and observation.
Relaxation
involved removal of all tension; performer must attain a state of physical and
vocal relaxation. Specificity refer to
every concrete details, rather than generalities in acting. So every data in
acting must be specified. Concentration and observation means an actor should be
focus on one object, person or event. Then, this technique was develop by
himself in his latest book.
Stanislavsky
added four new techniques which is the
inner truth, 4W1H, super-objective, and ensemble playing. Inner truth is a way
for characters to express, possibly non-verbally, their inner feelings. This
technique used a word – “Magic If”. Using the “Magic If”, they can imagine how
they would feel in certain situations. Then, they started to believe what they
are doing through their character, not actual self. Through 4W1H, actor must
ask themselves questions through this four – “What? Why? Who? How?”. They have
to think answers of the questions related to their character. Then, actors have
to transform their physical actions that link to all the answer. As example, an
actor who played a postman role must think ‘How’ a postman cycling. Then, he
must transform himself to the correct style how does a postman cycling; not a
style like his common does as himself. Super-objective was shown through line
of a role. It creates continuity of the character. Through this technique, a
scene is divide into beats; the objectives of each beat should link to develop
a through line for a character. In ensemble playing, all cast members should
interact with each other. This is important to make the acting believable and
seems natural.
Stanislavskian
technique always compared to other new technique by other theatre practitioners
such as Meyehold, Boal, Artauld, and Brecht. Mostly Brecht, because there was major
differences between this two and very contradict. Brechtian acting style was go
against well made play shown in Stanislavsky works.
Bertolt Brecht (1898 – 1956) was a famous Germany playwright,
poet & theatre director. In the 1920’s, Brecht created a new form of theatre
called Epic Theatre. Brecht known by his famous works entitle Mother Courage and Her Children. In 1920’s, Brecht
started to develop his Epic Theatre. This came about as he started to reject
idealism in favour for individualism. Epic theatre came about at a time when Melodrama, Realism and Naturalism
were popular as theatre forms. Brecht’s
theory, which he went on to call “Epic Theatre” were directed against the
illusion created by traditional theatre in which the audience witnessed a slice
of life. Instead he encouraged spectators to watch events on stage
dispassionately and to reach their own conclusions.
To prevent spectators from
becoming emotionally involved Brecht used a variety of techniques, among them
was the Verfremdungseffekt (Alienation or estrangement effect). This was
achieved through such devices as; unfamiliar settings, interrupting the action
with songs and announcing the contents of each scene through posters.
Verfremdungseffekt was used
to direct the audience’s attention to something new.
This was done by getting the
scene started, and then doing something unexpected. When the rhythm is
interrupted, the audience stops getting lost in the emotion, story and
characters. They are able to start to think and question. The idea with
Verfremdungseffekt was to constantly remind the audience they were in a
theatre, watching a play. These techniques break the illusion of drama. We do
not get lost in the story or the characters. Instead we are constantly reminded
that these are actors communicating ideas and situations to us.
There are four strategy used by
Brecht to create the Verfremdungseffekt.
The strategy are marking the moment, cross-cutting, narration, and gestus.
Brecht used a number of techniques to ‘Mark the Moment’, for example; an
unfamiliar pause at an important/dramatic moment of the play, playing a dramatic moment in slow motion, using
narration, a song or music. Songs and
music were used to comment on the action, not to move the narrative on and also
to interrupt the action. Cross-cutting means creating a scene or scenes and then reordering the action by ‘cutting’
forwards and backwards to different moments. It also called montage. Montage
connected unrelated scenes to give new meanings by broke down action into
minute details. Narration providing a spoken commentary that accompanies stage
action, or a story being related by a character. Brecht often encouraged his
actors to comment in character (while on stage), on how to play the next part
of the scene or sometimes confront with the narrator. The last strategy said
above is gestus. Gestus means attitude, but it actually refer to how an actor
creating meaning and communicating a message to the audience. Gestus also has
been interpreted in many different ways. It can be related to individual
characters, the whole scene, or the music. Gestus can be shown in individual
characters by the combination of gesture and facial expression; and body
language is deliberately used to emphasise meaning and communicate a message to
the audience. This is influenced by the control and attention to detail of
Charlie Chaplin. Meanwhile, in the whole scene; its refer to the meaning
conveyed by the ‘whole picture’ of a scene. Then, music illustrates an incident
on the stage – comments on the action and reinforces and exemplifies a text’s
meaning.
Brecht believed that
the actor’s job was merely to show what happened. He did not want actors to
identify with the character or to play the role realistically, which was the
opposite of Stanislavsky’s purpose.
BRECHT
Elemen – elemen Bangsawan
Terdapat enam elemen-elemen
teatrikal dalam bangsawan iaitu :
i. Spektakular (unsur
kekaguman)
ii. Gaya lakon
iii. Bahasa
iv. Muzik
v. Tarian
vi. Extra-turn
Spektakular
merupakan unsur kekaguman yang ada dalam persembahan bangsawan. Ia seringkali disebut
sebagai tasmat. Unsur ini wujud dalam persembahan bangsawan bagi memberi
kekaguman kepada penonton tentang apa yang dipaparkan. Oleh itu, penonton akan
lebih teruja dan percaya dengan aksi yang dipaparkan di atas pentas. Ia hanya
digunakan pada babak-babak tertentu sahaja yang diberi penekananseperti babak
aksi, magis, kayangan, dan sebagainya. Sebagai contoh, penggunaan asap buatan
semasa babak di alam mimpi, penyalaan api di atas pentas semasa babak berada di
neraka, atau air yang turun dari atas pentas kononnya air itu adalah air mata
bidadari. Tasmat bolehlah dikatakan sebagai efek atau trick untuk mewujudkan elemen kekaguman itu sendiri. Bezanya
bangsawan dengan persembahan tradisional lain, elemen kekaguman itu ditunjukkan
secara visual dan fizikal di atas pentas.
Gaya lakon di
dalam bangsawan merupakan elemen yang istimewa. Ini kerana ia berbeza dengan
gaya lakon persembahan teater moden, terutamanya yang beraliran realism. Ia
masih mengekalkan gaya lakon biasa, cuma diperbesar-besarkan. Gestura tangan,
gerak badan, mimik muka, gaya pengucapan dialog; semuanya diperbesar. Ini
bertujuan untuk menarik perhatian audien terhadap bahasa tubuh mereka yang
besar. Selain itu, memang tujuan mereka agar audien sentiasa melihat apa jua
yang mereka lakukan di atas pentas. Selain untuk tujuan pemahaman mesej, ia
berkait rapat dengan showmanship
mereka selaku pelakon yang digilai penonton (dalam konteks semasa zaman popular
bangsawan).
Bahasa yang
digunakan dalam persembahan bangsawan merupakan bahasa istana. Selain itu, ia
juga dilengkapi dengan gurindam, lagu, seloka, bersyair, dan sebagainya.
Muzik merujuk kepada bunyi-bunyian
sebagai latar belakang suasana dalam lakonan ataupun untuk mengiringi tarian
tarian dan nyanyian adalah perlu untuk menghidupkan persembahan bangsawan. Pada
peringkat permulaannya adat-adat muzik yang digunakan hanyalah tabla, harmonium
dan dol. Tetapi setelah pengaruh Barat
mulai berkembang di Tanah Melayu dan Singapura, alat-alat muzik Barat mulai
digunakan oleh Orkestra Bangsawan. Pada
peringkat kemashyurannya (antara tahun-tahun 1920-1935) terdapat alat-alat
muzik seperti biola dan mandolin dari jenis “stringed instrumentals”, “drum”,
tabla dan cymbal dari jenis “percussion”, dan terdapat juga seruling,
“saxaphone”, “clarinet” dan “trumpet” dan jenis “wind instruments”.
Dalam
persembahan bangsawan, terdapat juga babak-babak di mana ada unsur tarian dipertontonkan. Misalnya, babak
hari pertabalan, majlis keramaian, bercinta, kayangan, dan sebagainya. Tarian
yang dipersembahkan biasanya adalah tarian tradisional. Para penari juga adalah
golongan terlatih dan selalunya sering mengambil peranan kecil dalam
persembahan bangsawan seperti menjadi inang, dayang, orang kampung, dan
sebagainya.
Extra-turn pula merupakan elemen yang tiada
dalam persembahan tradisional lain. Extra-turn merupakan persembahan selingan
semasa pertukaran antara dua babak. Biasanya, slot ini akan diisi dengan
persembahan-persembahan yang tiada langsung kaitannya dengan cerita yang
dipaparkan dalam bangsawan. Persembahan extra-turn dibuat adalah untuk
memudahkan pertukaran alat-alat pentas mengikut latar babak-babak tertentu dan
supaya penonton-penonton tidak tertunggu-tunggu. Antara persembahan yang
diselitkan ialah nyanyian dari penyanyi terkenal, akrobatik silap mata, tarian,
lawak jenaka, dan sebagainya.Namun, pada zaman kemasyuran bangsawan; tarian
tradisional yang lebih banyak dipersembahkan semasa extra-turn. Penari-penari
terdiri daripada lelaki dan perempuan yang terlatih dalam berbagai-bagai jenis
tarian Timur dan Barat bagi persembahan dalam babak-babak extra-turn. Tarian-tarian lama yang pernah dijadikan
popular oleh Bangsawan ialah tarian “Tarik Tari” ciptaan Kumpulan Wayang Siti
Hawa, tariah “Mak Inang”, tarian “Lilin” dan lain-lain lagi. Dalam zaman Bangsawan
mula mengambil gelaran opera selepas tahun 1930, tarian ala Barat seperti mambo
dan ca ca ca telah menjadi kegemaran.
THEATRE GAMES - IMPROVISATION
THREE WORDS
Catogeries
: Concentration, Improvisation, Motivation,
Team Building
For Ages :
Middle School, College
Description : Teaches improvisation, pantomime, and clear communication. It also
works as an
introduction to a skill of giving
constructive criticism.
Players
: Minimum
number of player – at
least 10
Maximum
number of player – no
more than 20
Space required : Standard
room
Instruction
:
1) Break the class into groups of
three.
2) Each group is given the same
three words.
3) Working independently, each group comes up with a short scene,
in which the
only spoken words are the
three given. The scenes can include
pantomimed communication (implying that other words are spoken), but they are
very short scenes
using only the
three words in different ways.
4) After the groups have
planned their scenes,
they perform them for
the group.
5) Optional : discuss each groups performance through use of constructive criticism.
Adaptation :
Possible Three words: Why, Sorry,
Oh.
Example of Scenarios:
1) A man walked down the street until
he bumped into another
man. "Oh, sorry," he said. The second man beat up
the first man, who
then looked up the heavens and cried, "why?"
2) Two boys were tossing a baseball
around. One boy
threw it hard
and it broke
a window. After it broke,
he said, "Oh."
A girl came out, pointed
to the window and said,
"why?" and both boys said,
"sorry!"
3) One man borrowed another's watch and
then accidentally dropped it. "Sorry" he said. The other
man, who hadn't seen
the watch drop
said, "why?" Then, when
his broken watch was shown
to him, he said,
"oh."
MAKING SOUNDS
Categories : Improvisations, warm-up
For Ages : Elementary
school, middle school,
high school
Description
: Students create stories and loosen up through
making sounds to set the scene of the story
Described.
Players : Minimum
number of player – at
least 10
Maximum number of
player – no maximum
Instruction :
Divide the class
into the group
of 4- 8. Designate
one person to
be a storyteller.
The others sit
in row. The
storyteller makes up
a story, one
sentence at a time,
making sure to
include the opportunity
to make a
sound to enhance
each line. Once
the last student
has gone, its
the first student’s
turn again until
the story ends.
Adaptation :
Storyteller – It was dark and
stormy night.
The first
student makes storm
sounds.
Storyteller – The
phone rang in
Janet’s house.
The second
student makes phone-ringing
sounds.
Storyteller – There
had been a
car wreck!
The third
student makes car
wreck sounds.
And so forth
until the storyteller
brings the story
to a close.
BUS STOP
Categories : Improvisations, warm-up,
movement
For Ages : middle
school, high school,
college
Description
: To get students moving, thinking fast and on
their feet through improvisation.
Players : Minimum
number of player – at least 2
Maximum number of
player – no more than
20
Materials : A Bench or Two Chairs that represent a bench
- cannot be separated during the course of the
scene.
scene.
Space required : Standard
room.
Instructions :
1) Actor #1 sits in
the stage right seat
– their goal is simply
to just be/react
to the situation.
2) Actor #2 makes an entrance from stage left - they must create a character, both physically and vocally, who is unlike themselves. Their goal is to get Actor #1 from their portion of the bench (without physically pushing).
2) Actor #2 makes an entrance from stage left - they must create a character, both physically and vocally, who is unlike themselves. Their goal is to get Actor #1 from their portion of the bench (without physically pushing).
~ It is IMPERATIVE
that Actor #1 is true
to themselves and reacts
in a believable manner and they accept anything
Actor #2 does/says as truth.
Q and A : Bincangkan keperluan dramatik dan struktur fizikal latar hias.
Bincangkan keperluan
dramatik dan struktur
fizikal latar hias :
i. - Kostum
ii. - Warna
(color)
iii. -Bayang
(shadow)
iv. - Garisan
(line)
Rangka jawapan :
Keperluan dramatik
- keperluan dramatik
wujud dalam teks
drama (skrip) yang
perlu dijelmakan oleh
pengarah mengikut panduan
yang telah diberi
oleh penulis skrip
dalam skrip (sama
ada secara langsung
atau tidak)
Contoh : iklim pentas
(setting), kostum, props
dan sebagainya
Namun, ada juga
skrip yang tidak
mempunyai keperluan dramatik
– tidak ada
cadangan apa-apa mengenai
iklim pentas, kostum,
dan sebagainya. Contoh : Mayat oleh
Hatta Azad Khan.
Oleh itu, pengarah
harus menggunakan kreativitinya
untuk mewujudkan struktur
fizikal.
Struktur Fizikal – perkara-perkara fizikal
yang boleh dilihat
dan wujud di atas
pentas seperti kostum,
set, tatacahaya (lighting),
props – lebih kurang sama
maksudnya seperti keperluan
dramatik, Cuma struktur
fizikal sudah dijelmakan
dalam realiti di
atas pentas manakala
keperluan dramatik hanyalah
idea / konsep yang dicadangkan
dalam skrip.
Contoh :
KEPERLUAN DRAMATIK
|
STRUKTUR FIZIKAL
|
Kejadian berlaku
di sebuah taman. (dinyatakan dalam
skrip)
|
Sebuah taman (perlu
ada) - pokok bunga, bangku,
lampu jalan, pokok,
lorong dan sebagainya. (dijelmakan di
atas pentas)
|
Kehendak soalan :
Bagaimana elemen-elemen visual
seperti warna, cahaya,
bayang, keseimbangan dan
sebagainya membantu menjelmakan
Struktur Fizikal
seperti yang dikehendaki
Keperluan dramatik.
Cara menjawab:
Subscribe to:
Posts (Atom)